FM Uruguayo de nacimiento, desde
1976 resides en Brasil. La inevitable pregunta es por los motivos de tu exilio. Antes ya habías publicado
Un esqueleto azul y otra agonía (1973). ¿Cómo se dio tu entrada en un mundo
tan lleno de ardides como el nuestro?
AF No soy sólo uruguayo “de nacimiento”,
soy realmente uruguayísimo. Ser uruguayo no es para mí un adjetivo, es algo sustantivo,
e intrínsecamente paradójico porque todos los uruguayos nacemos un poco exiliados
en aquel pequeño enclave que los ingleses inventaron entre Argentina y Brasil. En
ese territorio raso, frío, golpeado por el viento, el océano y por ese “río como
mar” del estuario del Plata, una población de gauchos y de inmigrantes europeos tuvo que enfrentarse de repente a
la creación de un estado, un ordenamiento jurídico, etc, y sólo después logró crear
una nación, un mito nacional. La viabilidad de esa nación se discute hasta hoy,
al punto que una definición, cruel, de mi país, dice que es “una provincia argentina en territorio brasileño”,
y cierto graffiti en las calles de Montevideo, recogido por algunos intelectuales
que vienen trabajando este tema dice que “Unos nacen con suerte, otros en el Uruguay”. No quiero decir que
hoy la nación no exista, pero cierta idea de exilio forma parte justamente de la
identidad, del perfil nacional. Es como si fuera normal que frente a cada nueva
crisis la población tenga que exiliarse, sea en los países europeos “de origen”,
sea en el resto de América Latina. En mi país se emigra como si fuera un destino,
un sino, como si el Uruguay viviera y hubiera vivido casi siempre perseguido por
cierto suicidio social, unánime. En mi caso, mi exilio ocurrió en 1976, pero tal
vez haya acontecido antes, o aconteciese desde siempre. Lo coyuntural fue naturalmente
la dictadura, aquellos años terribles. Había publicado mi primer poemario, que obtuvo
un premio del MEC, ya me había recibido de profesor de Literatura y Francés, pero
“osaba” cosas como visitar sistemáticamente a un preso político, Nelson Marra, que
era mi amigo, el único escritor uruguayo que la dictadura juzgó y aprisionó por
motivos estrictamente literarios (la publicación de un cuento en el viejo semanario
Marcha), y no explícitamente por una posible
militancia. De modo que me excluyeron del cuadro docente y tuve que irme. Otra vez
el destino, el sino. Y el exilio fue en Brasil, tal vez también por un destino (ese
que Murilo Mendes menciona en el poema “O Uruguai”, de Poliedro) o más simplemente porque era un país que conocía, donde tenía
amigos, cuya literatura estaba empezando a conocer. Mi generación había cambiado
el viaje a Europa por el viaje en el Continente, y yo no fui una excepción en la
road latinoamericana. En 1972 viajé por
Argentina, Bolivia, Perú, la selva colombiana, en tiempos en que en esta última
no existía ni guerrilla ni narcotráfico (la verdad es que no existía nada, para
un extranjero aquello era un no-lugar) y entré al Brasil por el río Amazonas, llegué
a Belém, fui bajando después hasta Montevideo, con peripecias siempre instigadoras.
Después viajaba mucho a Río Grande, donde tenía a mis amigos, que habían vivido
dos décadas en Montevideo, leía poesía brasileña desordenadamente. Por fin me quedé
en San Pablo porque fue aquí donde los franceses me propusieron un trabajo que hoy
me parece casi alegórico: crear una biblioteca. Ahora, me preguntás cómo entré en
los ardides brasileños, y pienso en la
cordialidad y su contracara, la exclusión
que viene después de la “cordialidad brasileña”, según diría Sergio Buarque. La
percepción de esto ocurrió muy poco a poco, casi como indicios cotidianos, y codificar
esa percepción se volvió para mí una especie de manual de sobrevivencia. Y en todo
caso, nunca me hice “brasileño”, a pesar de mi doble nacionalidad. Difundo literatura
brasileña en mi trabajo como corresponsal, conozco bastante (todo lo que puedo)
y amo incluso al Brasil, o un cierto Brasil que es el mío, como uno ama la casa
donde vive, tengo una vida aquí, pero conservé siempre la terquedad fundacional,
pleonástica, de ser un “uruguayo exiliado”. Al mismo tiempo que no me imagino viviendo
fuera del Brasil, publiqué aquí un único librito (Destino: Rua Aurora, 1986), en San Pablo y en portugués. Seré siempre
el hombre del sextante apuntado hacia el sur, uruguayo, imposible.
FM En el prólogo a tu Cuarenta poemas (1989),
Luis Bravo se refiere a una vertiente trágica de tu poesía. Creo que tal visión
se da a partir de un radicalismo existencial que dialoga con sus posibilidades formales.
¿De dónde vienes, de qué vida, de qué lecturas?
AF Vengo de una familia proletaria
que creía en el estudio como modo de ascender socialmente. Si pude estudiar letras
fue porque trabajaba, pagaba mis estudios, de lo contrario eso hubiera sido una
futilidad inconcebible. Era gente de un instinto práctico feroz, heredado de sus
propias historias familiares de inmigración. Mi padre tenía cierto gusto por la
poesía gauchesca que le gustaba recitar, pero era un alcohólico, y era terrible
con sus hijos, sobre todo conmigo. Me acostumbré desde muy temprano a lidiar con
lo irracional, lo imprevisible, con el miedo, con las frustraciones. Aprendí en
la infancia lo que es vivir acosado, y después el país también se deterioraba mientras
yo crecía. Pertenezco a una generación que vio sus ideales perseguidos y derrotados.
Es posible que esa ironía que la crítica
ve últimamente en mis textos sea simplemente eso, la mezcla de la elegía con la
indignación. Me deja anonadado -o tal vez sea envidia- cuando un poeta como Jorge
Guillén dice que “el mundo está bien hecho”.
Para mí estaba tan mal hecho que necesitaba a la literatura como a una tabla de
salvación. Huizinga hablaba del arte como nostalgia de una vida más bella y eso
yo lo vivía en la infancia, y era también
el arte como un refugio. En la casa de mis padres no había libros, excepto uno,
que había caído allí desencaminado, extraviado como un meteorito. Era una historia,
con antología, de la literatura española, destinada a estudiantes de magisterio
argentinas. Yo no me separaba de él, leía, escandía versos, memorizaba. A los diez,
once años me recitaba a mí mismo sonetos de Lope de Vega, coplas de Manrique, monólogos
de Segismundo en La vida es sueño de Calderón…
Realmente no habrá nada como el arte para soportar la prisión, la Torre, y tal vez,
para explicar un destino humano. Después, desde la adolescencia me encaminé por
lecturas desordenadas, caóticas incluso, pero donde predominaban los románticos.
El mundo a mi alrededor era irracional, imprevisible, y la palabra era mi única
certidumbre. Por eso estudiaba lenguas (francés, debido a una beca providencial,
y que naturalmente me abrió un universo nuevo) con una pasión que debía resultar
incomprensible, y que yo mismo sólo entendí mucho después, cuando supe que no hay
lugar para ingenuidades en la formación de un poeta.
FM En entrevista que Edgar O’Hara le hizo a Américo
Ferrari, al referirse a un proyecto poético, éste dice que se trata de algo “de
cierta forma inconsciente, y que seguramente el lector lo descubre mucho más que
el autor”. ¿Hasta qué punto podemos hablar de prefiguración de un proyecto poético
en tus libros?
AF Concuerdo totalmente con Ferrari.
Si realmente hay un proyecto éste es inconsciente, desconocido por el autor. En
un sentido psicoanalítico, es posible que el llamado “inconsciente” sepa cuál es
el terreno que debe pisar la palabra poética y, lo que es más misterioso, el porqué.
Pero no creo que el poeta deba obedecer ciegamente a un proyecto. Fue el error de
las vanguardias casi periódicas que atravesaron la “alta modernidad” de la que habla
Leyla Perrone, esa obediencia a un Manifiesto, la trasposición, al terreno del arte,
de las utopías sociales, totalitarias además, que campearon durante el siglo XX.
Por otro lado, creo en la inspiración, una especie de elevación de la temperatura
del cuerpo para que una voz, que sin duda habita en el poeta, se organice en un
discurso que contemplo en un primer momento como lector, como el primer crítico
del poema. Quiero decir, la creación supone un juego doble (como el par poeta-Musa):
hay un “clic” y es preciso que en el momento de crear yo me entregue a él con aquella
suspensión voluntaria del descreimiento que Coleridge le pedía al lector (the willing suspension of disbelief) y al
mismo tiempo, necesito ejercer con lucidez, o con toda la lucidez de que sea capaz,
lo que se podría llamar “la suspensión de la suspensión del descreimiento”, tener
una mirada crítica, hacer una especie de “limpieza” en la irrupción del “clic”.
En todo caso, me dejan perplejo las filosofías de la composición, y no sólo la de
Poe, también me ocurre con el gigante João Cabral de Melo Neto, ese orden en la
construcción del poema, donde cada palabra es un “ladrillo” (y la imagen, tan constructivista,
es de Cabral). Porque lo que me fascina son justamente esos “ladrillos” que vienen
a la conciencia sin que uno pueda saber cómo ni de dónde. Se pueden organizar con
mayor o menor pericia, no excluyen jamás la vigilancia autoral, pero constituyen
el material sagrado de la poesía. En estas condiciones, hablar de “proyecto” sólo
tendría sentido si fuera après coup, después
de realizada la obra. Esto queda muy claro cuando uno mira hacia atrás y aprecia
justamente “etapas” en la construcción de una obra, una mirada finalista. Entonces
sí se percibe la unidad profunda (o no) de una producción, una percepción que puede
incluir las precarias garantías de la primera persona, que naturalmente no son de
naturaleza estética. La poesía (y hablo de la poesía “moderna”) no hace autobiografía,
sin duda, pero la mirada que puedo tener sobre mi obra incorpora una parcela autobiográfica,
irremediable.
FM En Frontera móvil (1997), hay un pasaje en
que declaras: “Sé muy poco de la vida y si escribo, ya dije, es porque estoy cansado”.
¿Se trata de una frase de efecto o acaso la poesía no pasa de un galpón donde aglomeramos
a los desheredados de la aurora y donde se abriga lo más indócil e incapaz de la
especie humana?
AF Dicha así, sin contexto, la
frase parece “de efecto” porque sin duda no se escribe sólo por cansancio. Pero
estoy convencido de que lo que lleva al poeta a escribir es una especie de desajuste,
de desacuerdo, en el sentido de rebeldía también, pero sobre todo en la incapacidad
de adaptarse, de adecuarse. ¿De adecuarse a qué? A todo. A las cosas, al mundo,
al orden, que siempre parece impuesto, siempre es de los otros. Creo que hay una
especie de silencio que se interpone entre el poeta y lo que está afuera, y ese
silencio se llena con la escritura, algo así como esa “escritura conquistada” que
menciona el título de tu libro. Es en ese sentido que digo que hay una gran soledad
en los poetas, como un secreto, inconfesable. Y sin ella, no hay escritura. No estoy
hablando de una soledad biográfica, de necesariamente vivir solo o de huir de los
otros, nada de eso. Es intrínseca, celular. Creo que el mismo sicoanálisis, habitualmente
tan perspicaz, la desconoce.
FM Si pensamos en la gran influencia de Rubén Darío
y César Vallejo en los poetas españoles, tal vez no encontremos, en una relación
inversa, algo de igual dimensión. ¿Qué afinidades tienes con poetas españoles? ¿Sería
correcto afirmar que, en un sentido poético, España siempre tuvo más para aprender
que para ofrecer?
AF En un sentido estético general
(y sólo en un sentido estético general), no pienso que sea útil dicotomizar la poesía
en dos grupos, España-América, o Metrópolis-Colonias, etc. De hecho, el mundo que
el océano separa, la lengua lo une, y una mirada sincrónica, menos historizada,
puede ser más rica, más productiva, sobre todo para los poetas. Ese tipo de dualidades
importa, sin lugar a dudas, para una mirada diacrónica, histórica, periodizadora.
Y también llegarás en algún momento al viejo problema de la noción de “Hispanoamérica”
y su tan discutible unidad (un problema que también se plantea para los españoles
de países peninsulares siempre instigados
por su propia identidad). El hecho consumado es que la poesía en lengua española
cruzó Darío, o Vallejo, o la generación
del 27, o el Barroco (ese mar siempre recomenzado). El cruzamiento es lo que interesa al idioma que el poeta trabaja. Personalmente,
no sabría detectar el grado de incidencia que puede tener sobre mi poesía este o
aquel autor, decir “esto es Vallejo”, “esto es Cernuda” (que me gusta mucho pero
a quien menciono sólo para dar un ejemplo). Para mí es imposible. Cada poeta reinaugura
un idioma que contiene en sí la obra de los que lo precedieron, a veces incluso
sin que el poeta conozca a esos autores porque su obra ya se incorporó a la lengua,
como el mismo verso endecasílabo. Se puede frecuentar más o menos un poeta, o ciertos
poetas, o al contrario, no apreciar a algunos que son sin embargo “canónicos” o
meramente prestigiosos (por ejemplo, personalmente no me interesa la poesía de Lorca
ni la de Borges, para dar dos ejemplos generalmente revisitados), pero el idioma
que trabajo está, lo quiera uno o no, imbuido de esas obras, incluso cuando uno
desconoce a esos poetas. Mi afinidad no es tanto con este o aquel poeta, es con
mi idioma, ese sí cargado de historia e historias. Más complicado es el cruzamiento
de idiomas, una situación bastante anómala (pero no tan infrecuente) que yo vivo,
escribiendo en Brasil y en lengua española. O viceversa: una vez descubrí una palabra
española en un poema de Ferreira Gullar, “antorcha”, y le pregunté qué hacía esa
palabra allí. Me dijo que no se había dado cuenta cuando la escribió, durante su
exilio en Buenos Aires, y que después decidió dejarla. Oí un testimonio de João
Cabral quien, entre diferentes períodos, vivió trece años en España, y contaba experiencias
parecidas. En mi caso, la residencia en Brasil afectó a la escritura en por lo menos
tres sentidos. El primero tiene que ver con la lucha permanente a la que uno se
enfrenta para evitar la catástrofe del deterioro lingüístico, una catástrofe tal
vez más amenazadora en mi caso, que me expreso permanentemente (y a menudo sueño)
en francés y en portugués. Por más que el español sea mi lengua materna, el tronco
“lacaniano” sobre el que me construyo, un idioma no frecuentado puede volverse algo
así como el baúl polvoriento de ciertos sótanos, un objeto sin uso secándose en
la conciencia como ocurre, dicen, con los amores muertos. El esfuerzo permanente
por mantener ese material vivo transforma ese mismo material, es algo así como pasarlo
por un tamiz, o como la luz después de descompuesta por el cristal. Y aquí ya estoy
entrando en el segundo aspecto de las modificaciones por las que pasa el idioma
de alguien que vive en el territorio de otra habla latina. Ese idioma español que
no uso oralmente, y mucho menos en mi vida cotidiana, se constituye en un material
casi exclusivamente artístico. El español es para mí el lenguaje que atrae permanentemente
la atención sobre sí mismo, lo que es casi la función poética de Jakobson. Poesía,
poesía, yo sólo he escrito en español, que es mi territorio, donde encuentro las
palabras-llave que a veces desencadenan el poema. En este sentido, es casi un privilegio
disponer de un idioma sólo para la creación. Es una experiencia que me proporciona
un gran placer. Finalmente, en un tercer nivel, vivir (y escribir) en Brasil es
también incorporarse a una tradición literaria que, esa sí, contamina a mi ser uruguayo,
siempre exiliado. El escritor es siempre un animal histórico, condicionado por una
tradición y un medio. Y si es casi aberrante imaginar a un artista ajeno a la historia
en la que se encaja, lo es también suponer que alguien, después de diez o veinte
años incorporado en otra historia (y en la historia de otra literatura), no acabe
por inserirse en esa otra tradición. También en ese sentido, mis décadas en Brasil
afectaron mi escritura, que inevitablemente tuvo que dialogar con la historia y
la literatura locales. Eso está bastante claro en Frontera móvil. Por ejemplo, cierta tradición formalista que existe
en la literatura brasileña, desde los parnasianos, o antes, que atraviesa el siglo
XX, es una tradición que me instiga y que no existe, no con ese peso, en la literatura
del Plata. Es un ejemplo, pero hay muchos juegos de la sensibilidad que son locales, y con los cuales tuve que dialogar,
ciertas referencias, por ejemplo ciertas dicotomías que son típicamente brasileñas.
Y lo agradezco porque esto tal vez dio un soplo nuevo, casi “estilístico” a mi escritura.
FM En entrevista concedida a Eduardo Espina, el peruano
Xavier Abril emite algunas curiosas declaraciones respecto a César Moro (“Moro era
un poeta menor que imitaba los poemas de Breton”) y lo mismo sobre Emilio Adolfo
Westphalen (“Tiene buenas imágenes, pero es formalmente flojo”). Aunque tus afinidades
con Moro sean más de orden biográfico, podemos conversar un poco sobre esa relación
entre el Surrealismo de un lado y otro del Atlántico. Si pensamos en los poetas
de nuestro continente que hayan agregado algo a los postulados del Surrealismo,
¿qué nombres mencionarías?
AF Hay poetas cuya obra exige
una distancia, por lo pronto temporal, para ser debidamente apreciada. Circunstancias
biográficas, a veces puramente históricas o políticas, a veces la personalidad del
autor, muchos factores pueden alterar la buena lectura de un poeta. Es lo que debe
de haber ocurrido con Moro en la lectura de Abril, a quien conocí en Montevideo
y debo decir que era un crítico fino y generoso, o con Westphalen, amigo personal
de Moro (y éste no parece haber sido un hombre de personalidad “fácil”). Más importante
que hacer un relevamiento de lo que América Latina aportó al Surrealismo europeo,
sería (siempre es) evaluar a fondo la inmanencia de cada obra. Moro, por su vida
y por su obra, constituye un caso ideal para ser debidamente estudiado y evitar
cualquier periodización. Yo lo estoy descubriendo poco a poco, y debo el acceso
a parte de su poesía a un gran poeta brasileño, una voz original, impetuosa a veces,
que en varios sentidos desentona en la monocorde poesía actual del Brasil. Con Moro
nada parece ocurrir por casualidad. Personalmente he descubierto algunas coincidencias
entre la vida de Moro y la mía, coincidencias que tendrían algún interés si no ocurriera
que su obra es la de un genio, y la mía no. Lo que me atrae en su poesía es menos
el juego de obediencia y desobediencia al Surrealismo francés, y más la rebeldía
que exhibe frente a ciertos principios “canónicos” latinoamericanos, comenzando
por el uso del francés como lengua poética en las décadas de los grandes nacionalismos
continentales (otros también lo hicieron, pero sólo en parte de su obra, como Huidobro,
a quien, hélas, Moro odiaba mortalmente),
el modo de “herir” ciertos versos, de negar una tradición, como negó la masculinidad
impuesta, la lengua española impuesta, y hasta el propio nombre impuesto (aniquiló
a los 20 años ese Alfredo Quíspez Asín, que era su nombre). Como dice Américo Ferrari,
“Moro nació extranjero en Lima en 1903 y murió en Lima, extranjero, en 1956”. Las
pocas cartas que restaron, escritas en español, muestran que la renuencia respecto
al idioma llega al odio: él destruye el español. Pero el odio es la contracara del
amor, porque sólo el amor explica ese espléndido, único libro que legó en su lengua
materna, La tortuga ecuestre (por lo demás,
también dictado por el amor a un hombre, ese Antonio de sus años en México). Una
experiencia así, que se quiso y fue “extranjera”, pierde al ser sometida a un relevamiento
de aportes o influencias. Es una discusión que tengo con cierta crítica, sobre todo
en Uruguay. La crítica uruguaya tiene esa obsesión, crear paralelos, establecer
influencias recibidas o ejercidas, todo demasiado rápido, encontrar “generaciones”
a cualquier precio y como quien aplica una receta. Pero se olvida de que lo que
el lector de poesía quiere es lo inmanente, lo irrepetible, no en el contexto de
una generación, a veces ni siquiera en el contexto histórico, sino en el idioma.
FM Cierta vez me dijiste que tus lecturas surrealistas
fueron siempre europeas. En la misma ocasión observaste que “el Surrealismo no podía
tener un terreno fértil en el sempiterno positivismo uruguayo”. Pero hay poetas
como Juan Cunha, Alfredo Mario Ferreiro, y aun una poeta como Marosa di Giorgio
paga algún tributo al Surrealismo.
AF Es así. Son características
locales, como se dice que el simbolismo no prosperó en el Brasil, y un lector uruguayo,
por ejemplo, aprecia claramente la verdad de esa afirmación. El Surrealismo no prosperó
en Uruguay. Hablé de positivismo en un sentido muy vasto, pero podría haber hablado
de racionalismo o aun de aquel intuicionismo a lo Bergson, que influyó en los poetas
de los ‘20 (Emilio Oribe, por ejemplo). En cuanto a Ferreiro, un poeta que aparece
en los ‘20, ávido de vanguardias, es un “futurista” (“el único futurista que conocí”, decía Borges), pero no es propiamente
surrealista. Cunha es gigantesco y parece más una literatura que un autor. De hecho,
si querés encontrar en él una vena surrealista, con seguridad la encontrarás, como
encontrarás motivos cotidianos en un lenguaje coloquial, o una estética de estirpe
barroca, todo en una forma que puede ir del soneto al verso libre. Marosa no, ella
escribe una única literatura, instalada de hecho en una “sub-realidad” de pulsiones
poderosas como la infancia. Se aproxima, claro, al Surrealismo. Pero hacer hoy -y
en “hoy” incluyo la vasta, permisiva lectura posmoderna-, en Uruguay, un relevamiento
de obras que de un modo u otro pueden adherir a ciertas actitudes surrealistas me
parece una empresa vana, incluso porque el resultado será avaro. Hacer un “Museo
del Inconsciente”, supraliterario, tal vez rindiese más frutos.
FM Dentro de esa generación de Alfredo Mario Ferreiro,
¿cómo se podría situar la contribución estética de poetas como Emilio Oribe, Ildefonso
Pereda Valdés, Parra del Riego, Casaravilla Lemos? Te lo pregunto esperando un comentario
acerca de esos poetas en relación con sus pares de otros países, para que no perdamos
ese cotejo entre poéticas.
AF Es difícil ver una “generación”
entre ellos, pero entiendo que querés verlos como un grupo de poetas que se aproxima
a la llamada generación del Centenario, gente que produce entre los ‘20 y los ‘30.
Se trata de un momento asimétrico en las diacronías literarias uruguaya y brasileña.
El Brasil está en esos años totalmente volcado hacia las vanguardias “modernistas”,
de una temperatura, y aun de una virulencia que sólo se explican por la larga sobrevivencia
del parnasianismo, que ocupó aquí el espacio de una estética “oficial” y autoritaria.
No quiero decir que la literatura brasileña no hubiera conocido el modernismo continental,
el de la reacción, síntesis y superación de las estéticas finiseculares. Basta recordar
a Euclides da Cunha, a Lima Barreto, o aun a Monteiro Lobato para percibirlo con
claridad. La crítica local los llama “premodernistas” por mero prurito semántico,
o por convención, atendiendo al “modernismo” de los ‘20. Son excelentes modernistas
latinoamericanos. Pero el realismo y el parnasianismo constituyeron en Brasil una
especie de alianza con el poder -y hablo incluso del poder político, no sólo del
académico-, suerte de “signo” republicano y nacional. El Uruguay tuvo más que espléndidos
simbolistas, tuvo aquel brillante grupo modernista, Rodó, Julio Herrera y Reissig,
Delmira Agustini, María Eugenia Vaz Ferreira, una modernidad que garantizó las experiencias
de la generación siguiente sin traumatismo alguno (incluso los juegos futuristas
de Ferreiro, o antes, una sensibilidad nueva frente a la máquina, el fútbol, los
automóviles de Parra del Riego). Iré más lejos. Si se consideran las “audacias”
del tema erótico, los modernistas uruguayos (Delmira, Roberto de las Carreras) las
potenciaron con una libertad que ya las generaciones de los ‘20 y ‘30 no tuvieron
(o no necesitaron mostrar). Por ejemplo, desde su primer libro, de 1918, Juana de
Ibarbourou inscribió en su propio nombre (ese “de”, que en Uruguay significa “casada
con”) el límite preciso para la lectura de su poesía erótica. Era “la señora de”
(e Ibarbourou era un militar). Ya Delmira escribió su literatura exacerbadamente
erótica y se divorció pocos meses después de su casamiento. Continuó encontrando
a su hombre en hoteles hasta que éste la asesinó y se suicidó una noche de 1914.
Después de la obra, y en cierto sentido después de ese fin trágico de la biografía
de Delmira, las audacias temáticas en el terreno erótico ya no hubieran podido movilizar
demasiado a los lectores. (Por lo demás, es interesante señalar que si en todos
los lugares las mujeres accedieron a la palabra a través de la poesía, la “puerta
grande” de la literatura, en Uruguay ellas no sólo no se intimidaron frente al tema
erótico sino que lo profundizaron, creando un espacio social y estético que hoy
parece casi inopinado). En Brasil la situación era otra, de ahí la actitud desafiante,
siempre lista a épater les bourgeois de
un Oswald de Andrade, por ejemplo. No es casualidad que ninguno de los poetas que
mencionás (y podrías agregar al refinado Vicente Basso Maglio) tuvo la trascendencia,
para no hablar de verdadera veneración, que hasta hoy los lectores uruguayos conceden
a los Modernistas. Y en cierto sentido es injusto: una obra como la de Oribe, por
dar un ejemplo, debería tener lectores más receptivos. Ya Ferreiro, que fue un poeta
menor, sí es recuperado por las generaciones jóvenes. La última en hacerlo fue el
llamado grupo de UNO, en los ‘80, para quien Ferreiro resultó icónico, menos por
su real aporte estético, y más por su vanguardismo (que contenía, en mi opinión,
demasiado voluntarismo).
FM Conversando con Circe Maia, ella me hizo observar
que en la creación poética no había “dualismo entre lo conceptual y lo formal”.
Claro que tal defensa no elimina los excesos. Y me parece que uno de los excesos
cometidos actualmente se relaciona con el denominado neobarroco. Con su astucia
impecable, Marosa di Giorgio se refiere al barroco, esa presencia constante en la
poesía hispanoamericana, como algo que “se cimbrea y se yergue con sus ardides,
entrecruzamientos gemelares, alucinantes”. ¿Qué piensas de esto? ¿Y cómo interfiere
en tu poética esa cristalización del barroco?
AF El neobarroco no interfiere,
por lo que percibo, en mi poética. Incluso me parece que sólo supe del movimiento
neobarroco en los últimos años ‘80, cuando Néstor Perlongher todavía vivía, y en
todo caso, no me sorprendió porque, como decís, el barroco es una “presencia constante”
en la poesía del continente (y no sólo en español: las Galaxias de Haroldo de Campos cristalizan esa línea barroca). Admiro
la poesía de algunos neobarrocos, me gustan realmente muchas zonas de la obra de
Robeto Echavarren, por ejemplo, y no veo que ciertas crispaciones o ciertas potenciaciones
en la parcela de libertad del significante oscurezcan el significado, una dicotomía
que, naturalmente, no existe. Lo que sí existe es el trabajo de los verdaderos poetas,
y el de los otros, y esto vale para cualquier experiencia estética. Mi poesía no
dialoga con el neobarroco, tal vez debido a esa “vertiente trágica” que Bravo menciona,
su naturaleza elegíaca o irónica. Pero una región de mi obra se inscribe en una
tradición gay que, de un modo diferente,
también existe en el neobarroco (Sarduy caracterizaba la estética neobarroca como
kitsch, camp y gay). Es lo que tal
vez justifique ese sentimiento del que hablo, de admiración, o de gusto real por
la lectura de algunos de esos poetas. El crítico Uruguay Cortazzo resume bien ese
lado gay del neobarroco. Lo cito: “…la
revuelta homosexual [es]) en gran parte un ataque a esta trascendencia que la niega
en su especificidad, en su inmanencia y […] su cultura [es] de una provocante superficialidad:
una irrisión de roles y actitudes, una pérdida de seriedad, una revolución carnavalesca
que altera el orden de la razón social, una disolución en un ritual gratuito de
máscaras y apariencias. En el neobarroco esto se traduce como un ataque a la razón
poética patriarcalista. Al minimizar el significado y reducirlo a puro significante,
se está justamente invirtiendo el sistema: la carne lingüística no está al servicio
de un concepto superior: la razón está en el propio cuerpo, en la piel fónica”.
Insisto en que no veo en esa corriente una “reducción” al puro significante (un
significante “puro” no existe, más bien es siempre la puerta de entrada de un laberinto),
pero pienso que Cortazzo expresa bien las relaciones entre los neobarrocos y cierta
tradición gay. Son poetas que no dicotomizan
el concepto y la forma, sintetizan más bien las máscaras superpuestas, lúdicas,
infinitas como el idioma.
FM El reconocimiento de un autor casi nunca está vinculado
a su real importancia. Sin embargo, podemos pensar que gran parte de la dificultad
de conocimiento, por parte del mundo como un todo, de lo que se escribe en la América
hispana se deba a una carencia de reconocimiento propio, lo que resulta en una continuada
victoria de la colonización europea. ¿Cómo ves este asunto?
AF Vos hablás del colonialismo
“internalizado”, la colonización estética, la del alma. Pensás tal vez en el caso
de autores latinoamericanos como Borges que sólo llegó a los lectores brasileños
cuando fue reconocido, “autorizado” diríamos, en un lugar hegemónico (en el caso,
Francia). Sí, eso existe. Pero lo que me interesa es la contracara de ese fenómeno.
Con la globalización se produjo el efecto paradójico de re-prestigiar lo autóctono,
lo local, las voces que la hegemonía no “reconoce”, los grupos minoritarios, la
provincia periférica. Es posible que todo esto borre los límites precisos entre
periferias y hegemonías, pero en principio yo escribo para un público uruguayo,
lo que, para una mirada internacional, continental, me hace un poeta provinciano.
Es un hecho, y no me desanima en absoluto, te diría más bien que me constituye como
escritor. En mi caso, pretender escribir para un público de un lugar hegemónico
(pero virtual) significaría neutralizar mi escritura. Concuerdo contigo en esto:
muchas veces el “reconocimiento” de un autor es curiosamente extraliterario. Interfieren
de hecho circunstancias políticas, históricas en general, o biográficas, a veces
meramente mediáticas o la simple capacidad de promoción de la propia obra. Naturalmente,
uno busca difundir sus libros, todos escribimos para ser leídos. Personalmente percibo
un reconocimiento, lectores que me escriben, jóvenes, gente que asiste a las lecturas
públicas que hago en Montevideo, entrevistas en los medios donde de algún modo uno
dialoga con los lectores. Pero todo esto ocurre en un nivel muy modesto (y en mi
caso, insisto, provinciano). En plena sociedad del espectáculo, la obra de un poeta,
y la lectura, son actividades antiespectaculares, para decir lo mínimo. En Montevideo
las ediciones de poesía no sobrepasan los 500 ejemplares, a veces incluso menos.
También en esto nuestro trabajo es artesanal. En plena globalización, y si considerás
que Buenos Aires, por ejemplo, es un lugar periférico con respecto a los centros
hegemónicos (ciertamente abstractos), yo, en Montevideo, publico en la periferia
de la periferia. Y teniendo en cuenta que escribo en Brasil, que es totalmente periférico
con respecto a la escritura en lengua española, escribo en la periferia de la periferia
de la periferia. Pero esto es justamente lo que permite la libertad y la originalidad
de un discurso. El reconocimiento de mi obra no va más allá del nivel local -que
por cierto no es el Brasil, donde nadie me conoce-, hablo del Uruguay, para cuyo
público en principio escribo. Es interesante que últimamente han aparecido algunos
profesores de la academia norteamericana para entrevistarme, lo que al comienzo
me dejaba medio perplejo, y naturalmente agradezco el reconocimiento implícito.
Sólo temo que la hegemónica academia americana acabe funcionando como un enorme
archivo, virtual probablemente, como aquel de las “cartas muertas” de Bartleby,
el personaje de Melville. Y yo, en mi periferia, escribo para la vida.
FM Tu residencia en Brasil ya permite una lectura crítica
de su realidad. En una conversación que tuve con Roberto Piva, hace años, me habló
sobre el rechazo al riesgo en lo relativo a la poesía, lo que puede valer para la
creación artística en general. Hace décadas que estamos en algo así como el ombligo
de un ciclo de inmovilidad. De la poética a la política el mundo se convirtió en
un conjunto de sucursales. Todas las democracias son un fraude porque están pautadas
por una política de mercado que no se expone a los riesgos. ¿La poesía brasileña
tendría un vínculo inmediato con ese vicio? Y siempre se les pregunta a los poetas:
¿cómo se sale de ese impasse?
AF Yo no sé cómo se sale del
impasse, pero éste es un hecho, y es doblemente lamentable en una literatura
tan rica como la brasileña. La idea de rechazo al riesgo, como propone Piva, podría
sugerir una salida voluntarista, lo que en la práctica no parece viable. Hasta hoy,
y desde los ‘70, desde la propia generación mimeógrafo,
o marginal, el pecado mortal de los poetas
brasileños proviene de su exceso de “buena educación”, su incapacidad de cometer
el parricidio generacional que los colocaría contra el abismo, su obediencia, yo
diría familiar, a un canon nunca contestado, de ese verde-amarillo nacional demasiado
desleído. Naturalmente, hablo en términos generales, afortunadamente hay voces que
se constituyeron sobre su propia autonomía (y justamente Piva es una de esas voces,
como lo fue también Ana Cristina Cesar, y otros poetas que no son ni se quieren
“canónicos”, por más que se integren a una tradición). Pero, con excepción de esos
poetas aislados, que nunca conformaron un grupo o una generación, el panorama es
desalentador. Si consideramos la producción poética de un período, digamos un año,
o dos, encontraremos una especie de enorme, repetido recetario: obras que reúnen
40% de Cabral, 15% de Drummond, tanto por ciento de Bandeira, etc. Las recetas pueden
variar: el menú será vasto, pero monótono. Ciertamente, siempre y en cualquier literatura,
hay una parte constituida por una inevitable inercia diacrónica, pero el caso brasileño
parece aumentar la soledad de esos poetas que, repito, sin el contexto de una generación,
osan dar el salto al abismo, peligroso, claro, que puede acabar en vuelo o en catástrofe
(pero hay vuelos mortales que modifican una literatura). Hablé de “pecado mortal”.
Alguien podría pensar en un “pecado original”, que advendría de cierto formalismo
parnasiano, especie de sino nacional, pero no creo que sea correcto. Si fuera así,
habría necesariamente un espacio dialéctico en la propia divergencia, en la antítesis,
un “espacio cultural”, como se denomina hoy a troche y moche cualquier local, y
que podría llamarse “Espacio Cultural Murilo Mendes”. Y ese espacio sólo existe
en algunas voces individuales poco atendidas por un público habituado a la mera
reseña periodística, a una crítica académica entretenida con sus propios gadgets hegemónicos y a un esquema de mass media que sólo metaboliza productos
culturales “obedientes”. Naturalmente el “pecado” no es únicamente brasileño: estamos
hablando de una crisis de la poesía y de la crítica que, hoy por hoy, como crisis, ya tiene toda una historia. Digamos
que se trata de la versión nacional de esa crisis, marcada aquí por los efectos
de esa trilogía que vos mencionás en un texto tuyo: la Semana de Arte Moderno, en
los ‘20, la Tropicalia y el Concretismo. Yo lo resumiría todo en las reglas establecidas
por una industria cultural que obviamente elige la poesía que le interesa y que
se complace en la propia inercia. No sé cómo se sale del laberinto, pero a mí, como
lector, me resta seguir el discurso solitario de esos poetas osados, fantasmales.
FM Toco una mesa. Se llama mesa. Le toco el cuerpo
a alguien. Es realmente suyo. Parte de nuestra vida parece muy real. Sin embargo
convivimos con un falseamiento constante de la realidad. La falsificación de una
obra de arte define su existencia. ¿Dónde se esconde la realidad?
AF En las fisuras de la mímesis.
Acordate de los mercaderes fenicios. Falsificaban antigüedades. Las antigüedades
falsificadas por los fenicios son obras de arte: la fractura del tiempo.
[2000]
ALFREDO FRESSIA (Montevideo, 1948)
Un esqueleto azul y otra agonía. Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo. 1973. Premio MEC, Uruguay. / Clave final. Ediciones del Mirador.
Montevideo. 1982. / Noticias extranjeras.
Ediciones del Mirador. Montevideo. 1984. / Destino:
Rua Aurora. Edición del autor. São Paulo. 1986. / Cuarenta poemas. Ediciones de UNO. Montevideo. 1989. / Frontera móvil.
Ediciones Aymara. Montevideo. 1997. Premio MEC, Uruguay. / El futuro/ O futuro. Edições Tema (bilingüe). Lisboa. 1998. / Amores impares. (Collage sobre textos de
9 poetas). Ediciones Aymara. Montevideo. 1998. / Veloz eternidad. Vintén Editor. Montevideo. 1999. Premio MEC,
Uruguay.
[Escritura conquistada. Conversaciones con
poetas de Latinoamérica. 2 tomos. Caracas:
Fundación Editorial El Perro y La
Rana. 2010.]
Nenhum comentário:
Postar um comentário